時間:2022-12-17 05:29:45
開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇繪畫藝術論文,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。
縱觀中國繪畫史,中國繪畫藝術大體經歷了四個發展階段。春秋到兩漢時期,繪畫藝術還處于萌芽發展時期,也沒有完整的繪畫理論體系。在魏晉南北朝時期,中國繪畫從自發走向自覺化,并出現了《畫山水序》《論畫》《論畫》《續畫品錄》等多部繪畫理論著作,如晉代畫家顧愷之提出“以形寫神”“遷想妙得”的美學觀點,為傳統美學發展奠定了堅實基礎;南齊謝赫提出了“六法論”是南北朝時期畫論的最高成就。唐宋時期,中國繪畫進入繁榮發展的歷史時期,《歷代名畫記》《唐朝名畫錄》等繪畫理論著作不斷涌現。“外師造化,中得心源”的提出對傳統繪畫藝術的發展有著里程碑意義,是指只有深入觀察與思考自然萬物的運動變化,才能達到情景交融、主客統一的境界。張彥遠的《歷代名畫記》提出了“書畫異名而同體”的論斷,認為繪畫的根本在“氣韻”“骨氣”,并對繪畫立意、用筆等進行了論述。宋代之后,文人畫開始興盛,出現了《林泉高致》《圖畫見聞志》《宣和畫譜》等理論專著,畫風也由盛唐的蓬勃向上、華貴雍容、開闊雄放變得文靜典雅、含蓄隱晦、平淡天真,出現了文人繪畫、民間繪畫、宮廷繪畫的分類。明清時期是中國繪畫藝術集大成的歷史階段,雖然繪畫創作逐步走向衰落,但繪畫著作卻空前繁榮,如石濤的《苦瓜和尚畫語錄》就對山水畫創作進行了系統的總結,并提出“搜盡奇峰打草稿”“借古以開今”的美學觀點。
二、傳統繪畫影響下的中國油畫
在明清時期,中國傳統繪畫藝術就呈現出衰敗的跡象,油畫在西學東漸的過程中傳入中國,之后掀起了思想文化解放的狂潮,“循思想自由原則,取兼容并包主義”成為基本的藝術原則,很多藝術家開始探討西方繪畫藝術,李叔同、豐子愷、潘天壽、李鐵生等人不斷將西洋油畫引入我國,其中劉海粟、徐悲鴻、林風眠在中國油畫藝術發展中占據重要位置。
(一)中國傳統繪畫影響下的早期中國油畫。
第一代油畫家都深受傳統藝術的影響,有著深厚的傳統繪畫基礎,作品中都帶有鮮明的傳統文化印記。李鐵夫被譽為中國寫實主義油畫第一人,他將中國書法藝術的用筆融入油畫藝術之中,使作品呈現出濃重的水墨風趣;顏文梁借鑒了歐洲古典藝術的造型手法和印象派的色彩運用技法,并將中國山水畫藝術融入油畫創作之中,使油畫流露出濃郁的東方文化韻味;徐悲鴻反對“似與不似”的傳統繪畫藝術,主張用歐洲古典主義法則建立規范的繪畫藝術標準,同時他也吸收了中國畫的構圖方式與勾勒技法,其代表作《愚公移山》《田橫五百士》都有著中國畫的痕跡;劉海粟是油畫運動的先驅,他善于用奔放的筆觸、粗獷的線條、濃郁的色彩進行藝術創作,并借鑒了石濤、鄭昭道的藝術風格,使畫面呈現出“骨法用筆”的氣勢;關良致力于中西繪畫藝術的融合,力求在融合發展中形成獨特的畫風,其油畫中的物象沒有西方繪畫的繁雜,有的是古樸、淡雅的中國古典韻味;常玉吸收了野獸派的繪畫特點,并將中國水墨畫的節奏、韻律融入畫面之中,使作品顯出淡淡的傷感情調,其作品《馬》就用質樸的筆法、簡約的畫面、淡雅的意境展現出鮮明的東方神韻。
(二)中國傳統繪畫影響下的現代中國油畫。
20世紀中期,寫實主義一直在中國油畫藝術中占據主導地位。在時期,許多油畫家到西部地區避難,接觸到了敦煌壁畫,吳作人、常書鴻、董希文等人就深受敦煌壁畫的影響。在敦煌壁畫的影響下,畫家們對中國傳統繪畫藝術產生了濃厚興趣,并將中國傳統繪畫融入油畫創作之中,使油畫既有色彩絢麗、造型渾厚的藝術特點,也保持著中國畫的東方韻味。解放后,社會主義事業欣欣向榮,油畫家們紛紛用畫筆來歌頌新社會、新面貌、新氣象,涌現出許多優秀的油畫作品,如董希文的《開國大典》、羅工柳的《地道戰》、艾中信的《夜渡黃河》等,這些作品深受中國傳統繪畫的影響。吳作人堅持了古典寫實主義畫風,始終將反映群眾生活作為創作主題,其作品《齊白石像》畫面穩重敦厚,齊白石老人神采奕奕、氣度堂堂,大面積的空白背景突出了人物的厚重感。董希文始終將油畫的“中國風”作為藝術追求的目標,力求使自己的作品具有鮮明的民族風格,其作品《開國大典》就用絢麗的色彩、壯觀的場面、磅礴的氣勢展現了朝氣蓬勃的時代風貌。吳冠中是中國現代繪畫史上有深遠影響的畫家,其作品有著強烈的民族文化風格,他善于用黑白灰對比的手法進行繪畫創作,將西洋油畫的形色與中國傳統畫的形式意味聯系起來,用線條的虛與實、剛與柔、疏與密來展現油畫的意境美。
(三)中國傳統繪畫影響下的當代中國油畫。
當代中國油畫呈現出繁榮發展的局面,油畫家們將傳統繪畫的精髓融入油畫創作之中,用油畫來表現對民族、社會、人生等思索,如《紅燭頌》《高原的歌》《春華秋實》《塔吉克新娘》等都是這一時期的經典油畫作品。孫滋溪的《天安門前》將民間年畫的創作手法應用于油畫創作之中,整個畫面色彩艷麗、整潔鮮亮,湛藍的天空、高高的天安門城樓、金色的樓頂、鮮紅的燈籠,這些景物的色彩處理與整體造型深受傳統繪畫藝術的影響。妥木斯將傳統美術中的寫意手法、磚雕技法等運用于油畫創作之中,使作品呈現出沉靜、抒情的中國意味;王霞用傳統年畫的平涂手法、色彩運用來表現立體空間,并從敦煌壁畫中汲取營養,使人物造型質樸無華、充滿質感。朱乃正是當代油畫創作的佼佼者,他曾長期生活于青藏高原,對自然美有著獨特的理解與感悟,并能夠從藏區風情中發現美,用獨特的藝術語言表現美,其作品《金秋季節》就有意識地融入了許多傳統元素,如形式與主題的和諧、線條的虛實粗細,帶給觀眾嶄新的視覺感受。趙無極將傳統繪畫的空間意識地融入了油畫創作之中,創造出了東西方藝術神韻兼備的藝術空間,并用中國古典美學解讀西方油畫,用甲骨文、鐘鼎文等抽象符號來表現虛無的空間,使作品充滿神秘的東方色彩。
三、中國油畫對中國傳統繪畫的傳承發展
一、抽象性繪畫中的藝術形態
西方人自古以來就對和諧、勻稱、均衡等形式法則有著特殊的興趣,很多西方藝術家在造型應用中自覺地去尋找其中的規律與法則,并將他們尋找出來的結果不斷發揚、傳播,引導一批又一批的藝術家追隨他們探索出的腳印繼續前行。尤其是在文藝復興時期,很多畫家都以科學的手段探索美的形式。他們想通過數學的形式找到美的規律,以至于花費大量的時間來研究透視、解剖,并且用數字比例的方式將其記錄下來,以便于使美的形式與法則得以延續,當然這只是一種理想的愿望而已,從很多古典大師所畫的作品中我們都可以清晰地看到這些。直到經歷過巴洛克、洛可可、浪漫主義、現實主義、新古典主義等直到印象主義,一些畫家才開始強調并實踐于用色彩來表達主觀思想和情感,他們強調另外的繪畫方式:繪畫中色彩的抽象和幾何的抽象。縱觀西方繪畫,可以看出,注重形式表達的繪畫和注重色彩感情的繪畫是其基本的藝術形態,而抽象繪畫則是在二者之中發展而來。隨著繪畫的發展人們不再屈從于學院派的主導思想,嚴格地忠實于客觀現實存在而反復訓練,而是相應地發展了現代主義繪畫中抽象性繪畫的各個流派,直到后現代主義各個畫派。
二、抽象性繪畫賞析概要
我們一般所說的“抽象藝術”是指沒有具體形象的,或者說非再現性的藝術,藝術中的抽象不同于自然科學中的抽象,藝術中的抽象具有獨特的不可言說性。美術史中所說的抽象主義主要是由康定斯基為代表的熱抽象和以蒙德里安為代表的冷抽象。這些作品進入了一個更高的精神層次,往往表達的是一種藝術觀念,畫面中放棄了具體的內容和情節,突出運用點、線、面、色塊、構圖等純粹的繪畫語言表現內心的感覺、情緒、節奏等抽象的內容。抽象油畫通常以直覺和想象力為創作的出發點。比如,蒙德里安和康定斯基的作品,就帶有一些神秘主義者的思想,想讓他們的藝術區域揭示在主觀性的外形不斷變化的背后隱藏著的永恒不變的實在,所以從他們的作品中可以看出其排斥任何具有象征性、文學性、說明性的表現手法,這樣就很難使人理解,抽象油畫作品僅將造型和色彩加以綜合、組織,完全顛覆了傳統審美觀念。理想之美、自然之美是抽象繪畫極力要擺脫、避免的東西。抽象繪畫的基本特征是取消了對物象具體描繪,而改用情緒的方法去表現概念和作畫,因此這種方法也可以說是表現主義的。它是由各種反傳統的藝術融合而來,特別是由野獸派、立體派演變而來。無論是再現還是表現,繪畫都是通過形與色來實現自身存在意義的,如果抽象繪畫藝術的解讀成了一個難題,沒有人能夠看懂,那它依然會失去存在的價值。在米歇爾•塞弗爾看來,抽象藝術是:“我把一切不帶任何提醒,不帶任何對于現實的回憶,不管這一現實是否是畫家的出發點的藝術,都叫作抽象藝術。”但無論是立體主義創始人畢加索,還是野獸派代表馬蒂斯等人的作品,它們的共同點都是極大地貶低了畫面的具象寫實性。當然比起以康定斯基為代表的熱抽象與以蒙德里安為代表的冷抽象,畢加索追求的立體主義與馬蒂斯所表現強烈色彩的野獸派還沒有取消具象結構與內在意義。康定斯基要求取消物體而表達內在意義,他從音樂的啟示中提出這種理想,在1910年繪出《抽象水彩》,由于多種原因,隨后他也有過多樣性的探索,而在晚年達到了幾近神秘主義的境界。蒙德里安從建筑中得到啟示,而通過立體主義發展了幾何構圖的傾向。他對樹這一主題進行不斷抽象化的組畫《樹》風靡一時,后來集中于新造型藝術的探索,這種新藝術在構圖上只使用橫直位置上的直角,在色彩上只使用三原色和黑白灰進行作畫。這種構型具有獨特的美學效果,但是畫家賦予的意義卻不具有解釋性。在對抽象繪畫有了整體的認識之后,我們面對看不懂的作品時可以停下腳步通過畫面色彩的運用與形式的組織,結合我們平時積累的知識來玩味抽象藝術的美妙。當我們的心靈與呈現在眼前的作品產生共鳴時,會發現原來繪畫也可以如此表現。
作者:趙文博 單位:天水師范學院
一、藝術表達對社會現實生活的解構
隨著急速的全球化進程,消費主義蓬勃發展,人們的物質欲望變得合法化的后果便是文化價值與信仰的支離破碎。不少畫家通過繪畫對社會問題提出質疑,用獨特的視角和藝術表達方式表現社會現實的縮影,并采用夸張新奇的視覺表達進一步解構物欲時代道德價值的重量,以揭示中國消費時代隱含的現實。這類代表性畫家及其作品主要有韓旭成的爛白菜、張建俊所繪盛宴過后的杯盤狼藉、張小濤筆下腐爛的草莓等,他們形成了繪畫領域一支獨特的“糜爛欲象”視覺表達群體,以日常生活常見物質、現象入手,展現自身對物欲社會“病態”現實的感受與體悟。他們在語言表達上大都用與“垃圾”“堆積”相關的比喻方式,輔以絢麗燦爛的色彩使得這些本已變質的東西產生物欲的誘惑力。如張小濤《來自天堂的禮物之二》以華麗空洞外表引誘人的發霉的奶油蛋糕的“爛”為感受,營造出一個由強烈主體欲望造成的糜爛的物欲社會。
張建俊的《漂流的物》以強烈的視覺沖擊力展示了現代社會人與自然的矛盾,引起受眾內心共鳴。此外,張小濤的《潰爛的山水》系列、張健俊的《餐桌》系列、韓旭成的《白菜》《器官》系列、劉海舟的《雞肉》系列、邢波的《兒子》系列、劉芯濤的《漬夜》等通過各自不同的畫面藝術表達,塑造出強烈的視覺沖擊,顯露出潰爛的氣息,體現為一種消費、奢靡與焦慮、空虛相矛盾的臨界狀態,從而實現畫家本身對于現代都市物欲消費與精神空虛的反思和批判。
二、題材設計向中國當代生態題材繪畫的轉型
在社會發展過程中,繪畫創作題材也在不斷地推陳出新,繪畫藝術家更多地將視角放在現實社會中,尤其是隨著全球生態浪潮的興起、生態學和藝術學的交叉與融合、環境污染的加劇使得越來越多的畫家開始關注自然生態,藝術家大量生態視角繪畫創作的涌現使得繪畫創作發展達到一個新的高度。這類藝術家更多地在國畫和油畫上展現自身具有生態意識的創作理念,畫家徐青峰的油畫《我靜靜的喘息》、李孝萱的國畫《悸動》、徐唯辛的油畫《酸雨》《過道》系列等作品都充分地展現出當今社會人類面臨的生態危機。
隨著新媒體技術的發展,藝術家更是通過圖像化對生態危機進行全面控訴,馮少協的《脫衣舞》、邵戈的《城市垃圾》系列、徐青峰的《天空》、徐曉燕的《蝴蝶泉》《望京街》《移動的風景》等將城市化與現代化建設急速發展造成的人與自然的矛盾充分而真實地展現出來。這些生態題材繪畫創作有著多元化的敘事語式,如,徐唯辛的油畫《酸雨》《過道》及徐曉燕的作品展現出繪畫中自然生態敘事語式;馮少協的油畫《卡拉OK》、徐唯辛的油畫《工棚》《打工圖》通過展現社會生態問題呈現出強烈的社會生態敘事語式;陳安健的油畫《茶館》系列、黃京哲的油畫《大城》系列、陳海強的油畫《城市之新寓言》等精神生態敘事語式,表達了藝術家對當代人內在情感和精神生活的關注,作品中滲透著對生活本真重現的呼喚,期待僵硬化的生命本位能夠尋找到正確的道路使得自然與和諧復歸。
作者:楊捷
關鍵詞:宋代;陶瓷;裝飾技法
一、宋代瓷器裝飾藝術的主要手段技法
1.瓶體作畫提到磁州窯,白地黑繪是經典的代表性裝飾種類。磁州窯的繪畫裝飾主要以黑色的堅硬輪廓表現畫面,這是因為受到制作工藝的制約,瓶體繪畫時需要在剛剛塑好的泥坯上進行創作,繪畫必須保證在瓶體干燥之前,如此短暫的時間要求制作工匠具有十分熟練的技法,一氣呵成地描繪裝飾圖樣。運用這種瓶身繪畫的技法制作出的瓷器看起來豪放自如,行云流水,十分灑脫。2.劃花宋代瓷器裝飾藝術的裝飾種類中還有一種十分常見的手法——劃花,也就是在繪畫的基礎上增加“劃”的工序,即在尚未干透的瓷器表面紋飾上,用尖的或者篦子形的工具(木刀、竹條、銅鐵器等)輕輕畫出一些細小的裝飾圖案。定窯的蓮瓣紋是最具代表性的紋飾之一,蓮瓣紋裝飾紋樣多種多樣,有一花獨秀也有雙蓮并蒂,還有荷塘競艷等。不管何種紋樣,劃花技法都是錦上添花的重點,簡潔而富有變化,紋飾秀美。3.刻花刻花是在劃花的裝飾工藝基礎上發展起來的。瓷器刻花裝飾是指在已干或者半干的陶瓷泥坯表面上,通過竹制或者鐵制工具制作出深淺不一、面積不同的紋案裝飾。這種技法多作用于青瓷,龍泉窯和耀州窯是最具代表性的。將花紋刻掉,使瓶身出現凹陷,之后瓶身上釉入窯,凹陷的地方會顯示出比其他地方稍暗一些的顏色,從而使整個瓷器產生了朦朧的美感,裝飾感十足但又低調含蓄,溫文爾雅的氣質蘊含其中。定窯的刻花紋飾刻劃坯體表面,大大增加了紋飾的立體感。4.印花陶瓷印花技法是在還未干透的泥坯上用刻有裝飾紋樣的印模印出花紋,或者直接使用刻有紋樣的印模制坯,這就使胎體表面帶有了花紋。印花紋飾在定窯陶瓷制品中大放異彩。定窯紋飾的特點是層次分明,豐富而不繁雜。動物紋神采奕奕,栩栩如生;花卉紋講求對稱,華麗豐富。除了以上所述的幾種主要技法之外,還有剔花、貼花、剪紙貼花、捏塑、堆貼、鏤空、金銀扣等,制作匠人利用自身的經驗和創造力,為宋代的陶瓷藝術畫上了濃墨重彩的一頁。
二、宋代瓷器中的獨特符號——書法裝飾
書法是一種極具藝術魅力的文字書寫方式,宋代的磁州窯發展了書法的藝術形式。宋代的書畫藝術發展已經十分成熟,在這樣的時代背景下,陶瓷書法無論在形式上還是美感上,都達到了前所未有的藝術水平。不同于文人墨客的書法,陶瓷裝飾藝術中的書法別具一格。制作陶瓷器的工匠并不能潛心練習書法,但日積月累的繪畫功底使他們不僅能領略到書法大家的精髓,還能通過自己的理解進行書寫裝飾。
三、宋代瓷器裝飾繪畫對現代裝飾繪畫的影響
宋代的瓷器裝飾繪畫是我國博大精深的藝術家族中的一員,這種來源于人民智慧、興起于人民起居生活的獨特裝飾,流露出生生不息的生活氣息,散發出單純樸素的藝術之美。這種真實的生活藝術才具有經久不衰的頑強的生命力,無數后人從中獲得啟發,如從明朝徐渭、清朝石濤等人的一些作品中可以看到宋代磁州窯裝飾繪畫的影子。還有一些近現代畫家受到這種裝飾風格的影響,如林風眠、韓美林等。林風眠描繪的一些鄉間小景都折射出瓷器裝飾繪畫的影子。同時,當代藝術家也能從宋代陶瓷裝飾繪畫中汲取更多的精華,其裝飾技法、用色特點、風格內涵都值得研究。在創作作品時,大膽運用這些傳統技法,能使畫面更加豐富。幾千年的歷史積淀能為畫作增光添彩,裝飾繪畫的發展歷程就是在不斷傳承與創新中進步的。
參考文獻:
[1]王興.磁州窯史話.天津古籍出版社,2004.
[2]曾廣義,吳定賢.廣東惠州北宋窯址清理簡報.文物,1977(8).
[3]王建華.從故宮藏瓷談宋代瓷塑藝術.文物,1992(1).
一、現代藝術與兒童繪畫審美特征的相似性
兒童繪畫呈現出以下幾個主要審美特征:
1.率性天真:兒童稚拙天真,其繪畫藝術具有樸素的自發性、瞬間的愉悅和坦率的特點,給人清新、真實、活潑和自由的美感。
2.稚拙夸張:兒童在繪畫時所畫物象簡單粗糙,造型夸大或扭曲,往往對感興趣的形象和部位表現相對具體,有夸張傾向,其他形象相對簡單、概括。如畫人常是頭大身體小,眼睛和嘴巴畫得顯著,動作幅度夸大,色彩強烈,主觀意向性強。
3.抽象求全:兒童通常是用簡單抽象的線條來描繪對象,如畫人像抽掉了人的不同性別、年齡、外貌特征,僅保留區別于其他動物的主要特征。往往將不同角度看到的東西及知道的、想到的或彼此無關的東西都拼湊羅列到畫面上,如畫側面的人像也要畫兩只眼睛。
4.動態開放:兒童喜歡畫有趣的、活動的對象,不喜歡畫靜止狀態的對象。比如喜歡畫各種動態的人、動物、車船、飛機等。兒童畫大多呈現出一種自由自在的涂抹和象征性的特點。畫面常常是自由奔放、無拘無束的任性涂抹,繪畫技巧的幼稚使他們難以對自然物體作準確的描繪,隨意性極大,因而充滿天真、稚拙、任性和無邊際的幻想等特點。當我們把現代藝術與兒童繪畫放在一起時,不禁為其審美特征的相似性而震驚。事實上,有創造力的兒童在畫畫的時候與藝術家是很相像的。他們都有對構圖的感覺和駕馭形式、線條和色彩的能力;在技巧上,運用環繞的、粗陋的輪廓線條,沒有形體的塑造,忽視“正確的”視覺均衡。天真、單純性是他們作品共有的性質。
二、現代藝術對兒童繪畫的借鑒
1.現代藝術家對兒童繪畫的推崇與模仿
現代藝術與兒童繪畫審美特征的相似性究竟從何而來?我們發現其潛在的原因:現代藝術家對兒童繪畫是有意識地推崇、學習與模仿。有研究者認為,不少現代藝術大師在模仿兒童繪畫。厄巴納香檳伊利諾伊大學喬納森·范伯格教授是第一位研究現代藝術家們與兒童藝術之間聯系的學者,他研究了許多現代藝術大師:克利、康定斯基、畢加索、米羅等人的創作,發現兒童藝術在本世紀最具有創新性的藝術家們的畫作和美學理論中扮演戲劇性的,同時又是很清晰的“源泉”般的角色。范伯格首次披露了很多現代藝術大師擁有兒童藝術畫冊,他們收藏、研究并借鑒甚至刻意模仿兒童藝術作品,這可以解釋為什么印象派、立體派、未來派和其他藝術家們在20世紀初的展覽中曾把兒童藝術作品和自己的創作放在一起展出。
2.兒童繪畫對現代藝術大師創作風格的影響
稚拙天真是兒童畫最顯著的特征,在這種稚拙天真中我們感受到一種清新、真實、活潑和自由。因此,它不僅打動著我們這些普通人的心靈,而且也打動了許多藝術家的心扉。當我們欣賞兒童作品時,常常驚詫于兒童信手涂鴉的作品中出現的猶如繪畫大師般的手筆,仿佛天真的孩子和藝術大師之間有著溝通的語言。當我們把視線轉向藝術家,通過具體繪畫語言去探究大師的心靈和作畫狀態時,便會接觸到另一番既單純稚拙又深邃絢麗的天地。凡·高、畢加索、米羅、康定斯基等現代派藝術大師,無不受到兒童繪畫的啟迪和影響,他們在有意無意之間學習借鑒兒童畫風,從兒童藝術獲得靈感,崇尚兒童藝術單純的表現性和原始性。
三、現代藝術對兒童繪畫教育的啟示
1.欣賞大師作品對兒童品格的熏陶
讓孩子們多欣賞大師們的作品,讓他們在大師繪畫藝術的氛圍中耳濡目染,久而久之,便會自然顯露出藝術的靈氣。在兒童繪畫教育中,從小給孩子們注入大師的“血液”,在大師創新精神的啟發下,去領悟藝術的真諦;讓孩子從真正的藝術作品中汲取營養,熏陶氣質,相信這樣的美術教育定將影響孩子一生對真善美的追求。
2.大師們的藝術追求對兒童繪畫教育的啟示
現代藝術家大都是激進的自由主義思想者,藝術表現中的自由意識讓他們的思想和想象任意飛翔。他們的繪畫都不是對自然直接的或間接的模仿,而是在對生活的真切體驗后獲得的心靈感受。他們能跳出成年人的眼光和心態,用兒童的純真去看待世界、感悟人生。正是從這一意義而言,兒童的畫與大師的畫具有相通之處。兒童作品表現的是兒童天然的樸素與純真,藝術大師追求的返璞歸真則是一種超越生活真實的藝術境界,這種境界恰恰是兒童的一種自然存在狀態。
在兒童繪畫教育中,由于人們通常認為繪畫是一種技能,需要成人傳授,所以致使兒童繪畫常常走入這樣一個誤區:即把學習成人的技能、技法或臨摹一些名師的作品當成是兒童學習繪畫的主要內容與目的。這不僅不能培養兒童的繪畫能力,反而會使兒童才能受到壓制,限制兒童的創造力、想象力與觀察力的發展,直接導致兒童本真天性過早萎縮。這是對兒童的嚴重誤導,也是違背兒童繪畫的原則的。
關鍵詞 現代社會 學生 自身素質 藝術素養 自身培養
中圖分類號:G455 文獻標識碼:A
1 現代社會對學生自身素質要求
當今的藝術世界是一個充滿挑戰、矛盾、抗爭和變革的世界。處于這個歷史時空的中國傳統繪畫教育,也正以多元的價值追求和空前的形態變化策應著洶涌澎湃的文化沖突、波瀾壯闊的社會變革和起伏跌宕的藝術思潮。千百年來,中國傳統繪畫教育在時代的文化大潮和中華民族后代的學習與成長中發揮著舉足輕重的作用,它的發展與生存關系到我們傳統文化的繁榮與興盛;繼承與創新,所以,無論作為中國傳統繪畫的教育者,還是學者,都必須擔負起這個傳統文化體系的研究工作和教育改革,以便使中國傳統繪畫教育的當代性具有更為正確的理性分析。
審視20世紀以來的中國傳統繪畫教育,其生存的境遇幾經沉浮,在近代內外交困的中國政治現狀中,傳統的中國繪畫藝術深受西方強勢文化的沖擊,隨之而來的狀況則是廢除傳統,質疑教育。于是,中國傳統繪畫藝術的教育開始模仿西式教育而進行素描、色彩等西方藝術教育模式,中國傳統繪畫藝術的根本被義無反顧地拋棄了,這一狀況的改變也殃及了文化教育的方方面面,其影響是可想而知的。然而,在藝術上有著真知灼見的進步藝術家們并沒有為之而消沉,他們主張“以15世紀以前的中國畫”為體,“取歐畫寫形之精,以補我國之短”這一理論來繼續著中國畫教育的“新文化美術”之路。20世紀70年代末至80年代初,以傳統水墨為載體的中國畫教育,開始以抵制既有的被神圣化了的創造方法為標志的“85美術思潮”為教學主體思想。
面對現代社會對學生自身素質的要求,高校藝術教育致力于解決現當代文化思潮多元發展下的傳統文化弘揚發展問題,在此基礎上進一步闡明高校藝術生對于自身藝術素養的培養的重要性和發揚傳統文化藝術的特殊使命和意義,為提高國民的文化藝術素養,廓清藝術發展思路作一份貢獻。
2 學生藝術素養自身的培養
傳統繪畫思想是學生藝術素養培養的必由之路。中國傳統文化在21世紀有非常大的潛力,鞭辟入里,博大精深。老師既要把正確的觀念灌輸給學生,又要保持教學的穩定性和把握一定的依據性,讓學生學有所長和學有所依,從而增加對傳統文化的興趣。怎么看待傳統,也是藝術教學中要明確的問題。藝術的發展只有根植在傳統文化的土壤里才能得到創新和發展,所以傳統并不會束縛學生的創造,反而會提高學生的藝術素養,這樣才能讓學生具有健康的人格和高尚的情操,成為符合時代需要的人才。
基于現代社會對學生自身素質的要求,對教師培養好學生的使命要求有所提高,特別是對學生藝術素養自身的培養,這就需要老師在傳統藝術教學中對學生藝術素質及基本技能培養進行精心設計,其具體參照表1。從舉措一覽表中可見,評價內容從評價項目、評價方法兩方面來展開。其中,評價項目包括多讀書、廣聞見、有胸襟、勤習苦四項;評價方法包括靜態分析、形成性評價、動態分析、終結性評價四種。靜態評價的評價內容包括如下,藝術論文寫作水平(多讀書:即通過多讀書提高藝術論文寫作水平),藝術批評與審美、藝術作品鑒賞水平(廣聞見:即通過多讀多看多聽所思考來提高藝術批評水平與審美、藝術作品鑒賞能力),道家哲學思想與現代藝術創作的融合(有胸襟:即找出傳統文化及現代藝術的互補之處來加以融合),作業數量及藝術作品質量的通過率(勤習苦:即通過大量的練習來提高藝術作品質量),即在特定時空現實狀態下的評價為靜態評價;同時,更重要的是動態評價,即對被評價者的過去與現在進行比較,注意學生的發展,動態評價的評價內容包括如下,文化知識、理論水平(多讀書:即通過多讀書提高藝術文化水平),分析及解決藝術問題方面(廣聞見:即通過多看多聽增強分析及解決藝術問題的能力),藝術認知力度及創作力度(有胸襟:即通過學習傳統文化來加大藝術認知力度及創作力度),專業技能水平(勤習苦:即通過勤奮苦練促進專業技能的增長)。
形成性評價指在教學過程中為改進教與學而提供頻繁信息反饋而進行的評價。①它所包括的評價內容有,所學生需讀的書有:古今論畫之書(如各種畫論等書籍)、金石碑帖、古人詩歌、筆記小說四部分;開闊學生的見聞:文人之神悟(意境)、作家之繩墨(規矩)、習俗之移人(群眾需要)、師傳之墨守、氣質之褊弊、家法之淵源、物理之探究(造化與事物之規律)、地壤之區分(所居地區山川之不同);加大學生的胸襟:不貪浮華、輕視圖財、心無俗憂、自擬先哲(以前賢為榜樣);培養學生的品德;朝夕染翰(早晚練習作畫)、多觀名跡、著意臨摹、到處寫生、力祛褊弊(努力除去褊狹陳舊的成見)。
總結性評價(終結性評價)是一門課程或一個學期結束后,為判斷學生是否達到教學目標或評定教學方法的有效性而對教學結果作出的綜合總結和成績評定。②在終結性評價中,主要體現鑒定功能,以課程目標為參考。③它所包括的評價內容有:增加學生的勤習苦練:考察學生素質、學養、格調、文化、境界的綜合,實現量的積累;考察學生吸收、繼承、體悟、理解、分析的藝術學習態度之綜合能力;考察學生人格魅力、執著精神、謙虛為學的思想品德及行為操守;考察學生學習興趣、眼界、技能及創新的個人發展能力。
通過以上舉措一覽表可見:傳統藝術教育對學生藝術素質及基本技能培養符合現代社會賦予高等藝術學生的時代新要求。在藝術形式百花齊放的現當代社會,各種藝術思潮層出不窮,學生學習藝術傳統必然會很好地廓清藝術發展的思路,同時更好地對不同的藝術形式進行正確的鑒賞,從而提高自己的藝術素養。
藝術理論教學有利于學生綜合藝術素質的培養。學生在藝術技能的學習中重視傳統文化及繪畫理論的學習,能很好地將實踐技能與理論相結合,更好地指導實踐,同時也更進一步提高學生的綜合文化水平和藝術修養。
注釋
【關鍵詞】圖像藝術;傳統;沖擊
圖像藝術的概念有廣義和狹義之分。那些以視覺為中心,重點突出視覺感受的藝術文化現象都是廣義上的圖像藝術。狹義上的圖像藝術是特指當下世界范圍內正在日趨發展的一種獨特的藝術文化現象,也可以稱其為“圖像時代藝術”(The art of towards the image)。此種藝術文化現象,多使用仿像、圖像、形象等基本方式,輔以現代化的傳媒技術,著意營造虛擬性的時空形態,從而表達多元化的審美取向和價值取向。圖像藝術雖然具有鮮明的當代特征,但卻保留歷史文化的痕印。就流行范圍來說,盡管圖像藝術產生興盛于西方,但在經濟文化全球化一體化的當下世界,它在中國也獲得了快速的發展和長足的進步。
圖像藝術與東西方美學傳統及美學資源
說到圖像藝術就不得不先提及西方的美學傳統。因為圖像藝術來自西方,所以就西方傳統而言,古希臘人提出以模仿論為基礎的形象理論。從柏拉圖到達芬•奇的鏡子說,滋潤和養育了西方的現實主義美學傳統,這是圖像時代藝術的一個來源。鏡子在美學的意義上有三種作用,其一,鏡子可以客觀地反映現實;其二,鏡子使人對自我的認識更加深刻;其三,鏡子可以識別人的無意識活動。法國精神分析學家拉康認為,鏡子不僅能夠輔助鑒明身份和自我再現,而且能夠征顯出嚴重的精神問題。由此他提出,人們所認識到的形象是客體的一個變形,是人們想象中的形象,想象的東西與象征的東西結合起來就是現實。
而中國的圖像藝術除了被西方美學傳統的影響外,也被中國傳統美學思想影響,圖像、形象這類問題,不僅存在于繪畫、雕塑、建筑等空間藝術中,同時也存在于其他文化領域。在中國文化傳統中,圖像和形象不僅存在于像建筑、雕塑、繪畫這類空間藝術中,他們也同樣在其他藝術領域中存在。從文學領域來說,中國的古人曾寫道“圖,經也,書,緯也。一經一緯,相錯而成文。”在歷史學領域也離不開圖像,宋代學者鄭樵曾說道“古之學者為學有要,置圖于左,置書于右,索像于圖,索理于書。”在藝術中,圖像的意義也備受推崇。《論語》中記載孔丘說過的話:“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然后君子。”在這句話里“文”指的是圖案、花紋和圖像。在孔子的話語中,它與“質”相對,意思是表象;“文質彬彬”是質和文的統一,孔子認為有了質和文的統一才是完整的表現。從客觀作用上來看,“文質彬彬”這一思想不僅肯定了作為圖像的“文”的積極作用,更重要的是對后世藝術的發展產生了深遠影響。
以上簡要論述東西方美學思想,并不能代替東西方有關圖像藝術的全部美學理論的思想資源。但可以認為,這些美學資源,在當今圖像時代的藝術形成和發展過程中,起到了至關重要的作用。
圖像藝術對傳統美學和文化的反撥與沖擊
圖像時代的藝術受到傳統美學的影響無疑,但這種影響并不能說明它就是傳統美學的繼承者;也就是說他繼承并發揚了美學傳統,但并未發揚傳統美學。反而圖像藝術的出現和發展對傳統美學造成了不小的沖擊。這種沖擊在許多具體方面得以體現:
第一,就是它對傳統美學觀的顛覆。傳統美學觀中很重要的一條是“真”,即真實。在中國的美學傳統中,“意”和“真”作為兩個重要的命題貫穿始終。“意”指的是意向和意境,“真”的意義便是真實與自然。所以“真”不僅要反映自然,而且還要通過合規律性和合目的性來對“意”進行體現。而圖像時代藝術過于強調“意”,而忽視“真”。媒體傳播行業的急速發展和大量機械復制的出現是的藝術作品原有的本真性遭到嚴重破壞。
第二,是對藝術作品價值意義的顛覆。圖像藝術的宗旨是消解價值,解構意義。圖像藝術向我們展示了一個清晰透明確卻不穩定的世界。形式替代價值,符號替代意義,符號與形式雖然加速生長,但他們有以更快的速度發展的內爆。鮑德里亞所認為的后現代社會最顯著的現象就是此二者。
第三,是對傳統的人文知識分子觀念的顛覆。在古代的歷史條件下政治和道德是合而為一的,中國傳統知識分子所崇尚的是“善道”。但自進入近現代社會以來,中國傳統知識分子的文人心態被前所未有的顛覆,這來自于它們不斷遭到討伐和沖擊。這種顛覆即可以促使以人文知識分子為主的中國知識分子接受現代的思想文化的影響,把自己融入到現代社會和市場經濟中去。
第四,對傳統的語言和文學“正統”的顛覆。儒家強調“詩言志”,語言和文學都是德行的體現,但是在現今中國,由于圖像文化和圖像藝術的發展以及圖像時代的來臨,語言和文學的正統地位受到了嚴重挑戰。這種挑戰至少造成三種結果。一是作為語言藝術的文學不再“唯我獨尊”;二是文學語言與日常生活語言之間出現語言“亂碼”現象;三是藝術上的雅與俗的界限在模糊和淡化。
美術作為一種圖像藝術在中國的發展
美術是與圖像藝術和圖像時代藝術關系最為密切的造型藝術。尋根究底的看來,美術特別是繪畫藝術以圖像為其存在和表現形式。所以,圖像學這個學科在造型藝術史上的形成就是專門針對圖像本體進行研究的結果。另外,圖形藝術發展經歷也告訴我們,圖像藝術的產生和繁榮,和后現代主義文化思潮有著不可分割的緊密的內在聯系。
后現代主義文化思潮始于西方,在改革開放之后漂洋過海來到中國。1985年,我國一些美學家和美術理論家通過《文藝研究》和《外國美學》等刊物,詳細地闡述后現代主義文化思潮的一些基本的理論問題,以及這一思潮同的現代主義(這種主義在當下中國十分興盛)的關系問題。其實際影響所及,也波及到后來的后現代美術在中國的發展。總體來看,中國的后現代藝術具有比較超前的理論和與之不相稱的滯后的實踐;在國際上尚未占據主流地位。“后現代主義美術在中國的理論和實踐給了我們一個‘超前的眼光與異樣的視角’,使得中國美術界在追趕世界美術潮流時,自覺不自覺地接受了和正在接受著后現代主義的一些美學主張”有業內人士如是說。所以盡管在中國美術界存在著較少像“廈門達達”那樣標準的后現代作品,但是其美學走向卻與后現代主義的觀念吻合頗多,比如從從“宏大敘事”轉向“凡人瑣事”,從“英雄主義”轉向“平凡世界”,從傳統至上轉向波普藝術,從“文以載道”向純客觀表現,從“守死善道”轉向市場化的“商品畫”,從筆墨至上轉向與新型媒介結合等等。另外一個事實是,一些民族性突出的后現代美術作品出現,這是因為一些青年藝術家從中國文化和中國傳統藝術當中尋找到了與“后現代”相吻合的因素;呂勝中的剪紙作品《彳亍》和的大型版畫裝置作品《析世鑒》就是其中的優秀代表。在中國當下美術界,以現代信息媒介為表現手段的后現代作品,也是花樣翻新,層出不窮。
還有一個無爭的事實就是圖像藝術賴以生存和發展的媒介和載體和主流文化和精英文化以生存和發展的基本途徑和主要手段是相同的。所以,圖像藝術與主流文化、精英文化之間的糾結關系必須被關注。同時我們又不能回避另一個事實,那就是當前中國的文化走向呈現為兩種態勢和兩種途徑。第一種途徑就是以后現代思潮正在以不可小覷的威力,進一步推進藝術的商品化和大眾化(以圖像藝術為代表)。第二種就是以極力維護本土文化和民族文化的價值標準,千方百計地抵抗西方文化壓力的后反殖民主義思潮。這述兩種文化格局并非冰火不容。筆者根據自己所見以及理論問題在想,可否以民族文化和本土精神為基礎,給圖像藝術穿上“唐裝”,重新來一次“中學為體,西學為用”的文化變革。針對這個問題歡迎大家一同討論。
參考文獻
[1]洪潔松,. 圖像藝術的歷史傳承及其在中國的發展[J]. 理論界,2010,(5).
[2]鄭玉明 主編. 數字媒體和游戲設計 數字媒體藝術論文[Z]. 中國動畫年鑒: 2009,
摘要:自從中西方園林藝術文化開始交流,人們對這兩個風格意境截然不同的園林形式的比較就沒有停止過。中西方的園林形成了不同的藝術風格,而且這兩種風格具有典型的代表性,本文通過分析中西方園林藝術的特點,進而了解中西方園林藝術的差異性。
關鍵詞:中西方;園林藝術;差異
一、中西方園林藝術的特點
(一)中國園林藝術的特點
1、追求自然美。中國園林追求自然的美學思想主要受以老莊為代表的道家思想的影響,他們認為“自然為萬物之本”、“天地有大美而不言”、“仁者樂山、智者樂水”、“上善若水,上德若谷”,崇尚自然、追求虛靜、逃避現實,向往原始自然狀態生活的哲學思想深深影響了當時人們的世界觀、人生觀、藝術理想和審美情趣。
2、追求含蓄美。中國園林形成含蓄的特點,主要有兩方面的原因。一方面受中國詩畫的影響,詩貴含蓄,所謂“不著一字,盡得風流”;另一方面是與追求自然、追求意境這兩大特點有著十分密切的內在聯系。中國園林在“天人合一”的理念指導下,在尊重、崇尚自然的前提下進行規劃造園,創造和諧的園林特色;源于自然,但又高于自然,把自然美與人工美巧妙地結合起來,達到了“雖由人作,宛如天開”的境界。
3、追求意境美。中國園林是文人、畫家、造園家和藝匠對自然山水的渴望和追求,深悟山水的形象特征和內涵,并把對自然山水的認知,帶到園林藝術創作中,這種融匯了客體的景和主體的情的藝術意境,一直是中國園林刻意追求的境界。給景物以藝術的比擬和象征,想象上的“人格化”,使園林富有詩情畫意,如選石,強調山石的“透、瘦、漏、皺、清、丑、頑、拙”,梅花表示風骨清高,松柏喻示堅貞,在中國園林中,作為審美對象的山水花木等,完全成了審美主體抒發主觀情緒意趣的載體。
(二)西方園林藝術的特點
代表西方園林風格的是l7世紀下半葉法國古典主義造園藝術,強調駕馭自然、改造自然,“強迫自然接受均衡的法則”,因此形成的基本特點是:整齊劃一、均衡對稱,具有明確的軸線引導,講究幾何圖形的組織營造,甚至連花草樹木都修剪成規矩方圓,一切都納入到嚴格的幾何制約中去,一切表現為一種人工的創造,強調人工美。
二、中西方園林藝術的差異
1、總體風格的差異
由于中國園林追求的是意境美,追求“境生于象外”的藝術境界,以老莊為代表的道家哲學,主張酷愛自然,提倡自然之美、樸素之美,強調自然、自由、自我的思想, 反對一切清規戒律,要在自然的無限空間中得以自我心靈的抒發和滿足,所表達的是“物與神游,思與境諧”的審美意識。因此,中國的古典園林是以和諧一致、參差不齊、曲徑通幽、峰回路轉、影影綽綽以及含蓄回味的特點,從而做到“雖由人作, 宛自天開”,充分反映了中華民族對于自然美的深刻理解和鑒賞力。西方從柏拉圖到法國浪漫派都是以建筑的幾何法則和審美思想來規劃園林,他們把園林看作是建筑的附屬和延伸,形成了幾何式的園林風格,布局上有明確的中軸線貫穿全國, 講求絕對的對稱,園林中的景物設計都有精確的比例和嚴整的幾何圖案,道路筆直而又平坦寬廣,園林中的水體和花壇也都是規則的幾何形,甚至連樹都被修剪得整整齊齊。總之,一切都被納入到嚴格的幾何制約中去,以及表現為一種人工的創造, 表露“人是萬物之靈長”的思想和人的自由意志。
從總體風格上看,中國的園林缺少人工造作的物質力量以顯示與自然對抗或對自然的征服,相反,總追求與自然的和諧,追求從屬于自然,服從于自然,與自然相一致的境界。中國文人的鄉居生活與西方中世紀的碉堡里的莊園主頗不相同,更多的是與自然山水的親近,更多表現出深堂琴趣,柳溪歸牧,寒江獨釣,風雨歸舟的特定的詩情畫意,而西方的園林風格展現了人類享受自然,擁有自然,征服自然的思想觀念。
2、歷史淵源的差異
中國園林發源于商、周時期,最早的形式是囿,囿是將一定的天然地域加以圈圍,并在其中放養動物,以供帝王貴族狩獵游樂之用的場所,基本上保持了原有的自然地貌,審美與實用結合在一起。西方園林作規則式布置,最初大都出于農事耕作實用的需要,如法國的花園就是起源于果園菜地,在一塊長方形的平地上,由灌溉水渠劃成的方格,果樹、蔬菜、花卉、藥草整整齊齊地種在這些格子形的畦里,在此基礎上,種上灌木和綠籬,形成簡單樸素的花園,便是法國古典主義園林的雛形。
3、政治形態和美學思想的差異
中國園林從原始狀態脫胎出來,成為真正意義上的人工園林,園林從生產生活走向藝術是在春秋戰國時期,此期社會動蕩,戰亂頻繁,階級對抗尖銳,政局復雜多變,使得一些文人士大夫階級的自信心遭到崩潰,理想幻滅,并逐漸確立了以自然、適意、淡泊為特征的人生哲學與生活情趣,追求的是一種文人所特有的恬靜淡雅的趣味、浪漫飄逸的風度、樸實無華的氣質。許多文人雅士避凡塵,脫世俗,寄情于山水,有的甚至隱身于山林,復歸大自然。正是此種崇尚自然的社會風尚,使藝術家產生了表現大自然優美的情感動力,勢必在文藝作品上打上深刻的烙印,從而影響到園林藝術的創作。在西方, 17世紀的法國逐漸成為歐洲最強大的中央集權國家,頌揚至高無上的君主,贊美絕對君權和專制政體,隨之成為時代文化的新趨向和藝術創作的新主題,推崇唯理主義,以幾何和數學為基礎的理性判斷完全代替直接的感性審美經驗,不信任眼睛的審美能力,代之以兩腳規和數字來計算美,力圖從中找出最美的線型比例。此種數學的或說幾何的審美思想,一直頑固地統治著歐洲的文化藝術界,不僅左右著建筑、雕刻、繪畫,同時深刻地影響到園林,西方幾何形園林風格正是在這種“唯理”美學思想的影響下逐漸形成的。
4、宗教信仰的差異
在封建時代,世界各國的意識形態領域,基本上均由宗教觀念統治著,歐洲有基督教,中國有佛教,盡管宗教和園林藝術是兩種完全不同的社會意識形態,兩者并無直接關系,但宗教的傳播和發展要借助包括園林在內的文學藝術形式和力量,而園林藝術也或多或少地反映人們的宗教生活。宗教對我國園林影響最大的是佛教,由于傳播佛教的需要,各地建寺成風,并形成一種與佛教密切相關的園林類型―寺廟園林。中世紀的歐洲,由于只有教會和僧侶掌握著經濟命脈和知識寶庫,因此寺院十分發達,園林在寺院中發展,并形成寺院式園林。在不同的宗教影響下形成了各自特色的宗教園林類型。園林藝術對宗教的傳播也起到了非常重要的作用,寺廟、教堂等宗教建筑及附屬園林不僅為宗教活動提供物質場所,也為宗教創造了一個神秘的氛圍,達到從心理上征服人的目的。
三、中西方園林藝術差異的意義
深入研究中西方園林藝術差異可以透過園林特點這一表面現象,使我們能更加深入了解中國和西方園林的造園史、園林藝術的本質特征,并充分感受到不同歷史、不同民族的審美意趣,人類文明的多元和多彩。在各種文化、文明互相交融沖擊的今天,有利于我們在造園、景觀設計時除弘揚自己的傳統文化外,還能更好地吸收和借鑒其他民族的優秀文化成果來充實和提高自己的作品,使整個人類的園林文化顯得更加絢麗多彩。
結論:
終上所述,中西方園林藝術在風格、歷史、政治形態、宗教等很多方面都有不同,正是因為這些不同,才造就出了風格迥異的兩種園林形式,也為后人的研究帶來了很好的參考價值。
參考文獻:
[1]、王向榮,林箐。西方現代景觀設計的理論與實踐[M]。北京:中國建筑工業出版社,2002
[2]、朱建寧,酈芷若。西方園林[M]。鄭州:河南科學基礎出版社,2002
[3]、林箐。法國勒諾特式園林的藝術成就及其對現代風景園林的影響[M]。北京林業大學,2005
[4]、針之谷鐘吉。西方造園變遷史[M]。北京:中國建筑工業出版社,1991
[5]、華梅。人類服飾文化學[M]。天津:天津人民出版社,1995
[6]、上海市戲曲學校中國服裝史研究組。中國歷代服飾[M]。上海:學林出版社,1984